Составитель
Дина Курапова
Таллинн 2011
1. Граница Западной музыкальной культуры: временные и географические.
Эпоха Возрождения - Ренессанс, - это исторический поворот от средневековой культуры к
новой жизни, новому отношению людей к культуре, искусству, науке. Музыкальный
Ренессанс вполне соответствовал этим переменам. Для Возрождения характерно идеал
гармонии, торжество раскрепощенной творческой личности - в отличие от времен
мрачного Средневековья, когда царила инквизиция. Обращение к человеку стало
главным в искусстве. Идеалы человечности люди стали искать в культуре Древней Греции
и Древнего Рима. Древнегреч. и древнерим. искусство явилось образцом для творчества
художников, поэтов, писателей, скульпторов, архитекторов и, в меньшей степени, для
музыкантов. Увы, никто не знал, как звучала музыка в Древней Греции и Древнем Риме.
В самом начале музыкального Ренессанса основное место занимала вокальная церковная
музыка. Но звучали уже не только григорианские хоралы. Стало появляться многоголосие.
Развивается вокальная и инструментальная полифония, появляются новые музыкальные
жанры; сольная песня, кантата, опера, оратория.
Слово «полифония» происходит от греческого polus, что значит «многочисленный» и fone
- «звук», «голос». Полифония основана на тождестве функций голосов и этим отличается
от гомофонии.
В Италии появились любители музыки, умевшие играть на различных музыкальных
инструментах, образовавших музыкальные кружки.
Одним из первых композиторов Возрождения стал итальянец Палестрина (1525-1594) -
глава римской полифонической школы. Слово «композитор» по-итальянски звучит так же
- compositor - и переводится как «сочинитель». Палестрина писал многоголосные
церковные произведения, в том числе около 100 месс. Он создал новый стиль
многоголосного хорового пения. Папа Римский Пий IV, услышав мессу Палестрины,
пришёл в восторг, и с тех пор авторам катол. музык. произведений было предписано
сочинять в стиле Палестрины.
UT queant laxis
REsonare fibris
MIra gestorum
FAmuli tuorum,
SOLve polluti
LAbii reatum,
Sancte Ioannes.
Названия 6 нот ввёл Гвидо д’Ареццо (нота до у него называлась ут). В дальнейшем ут был
заменён на до (Дж. Дони, ~ 1540 года) и добавлена нота си (сокращение от «Sancte
Ioannes»; Х. Вальрант, ~ 1574 года).
15. Светская песня и кружки в 16 веке. Типы светской песни в 16 столетии в Италии,
мадригал. Французский шансон.
Музыка Ars nova в Италии привлекательна и сильна своей итальянской природой и
своими отличиями от французского искусства того же времени. Новые явления в
музыкальном творчестве возникли в годы, когда создавались фрески Джотто, когда
творили Петрарка и Боккаччо, когда в поэзии утверждался «сладостный новый стиль.
Центром творческой деятельности итальянских представителей Ars nova не случайно
стала Флоренция.
Период Ars nova охватывает XIV столетие примерно от 20-х годов до 80-х и ознаменован
расцветом светского музыкального творчества в Италии. Это выразилось именно в
Средней Италии, во Флоренции, о чем свидетельствуют многие сохранившиеся
произведения, созданные местными мастерами. Старинные нотные рукописи содержат в
общей сложности более 500 светских вокальных композиций (мадригалов, баллат и качч)
- и всего лишь единичные части месс, возникших в этой художественной среде. В
некоторых собраниях записаны только ранние мадригалы и каччи (кодекс Росси в
Ватикане), в другие входит по 119, 185, 199 сочинений. Кодекс Скуарчалупи является
богатейшим по составу: более 350 произведений. Антонио Скуарчалупи - органист
Флоренции, его высоко ценили в кругах гуманистов. Он собирал нотные материалы XIV -
начала XV века и сделал очень многое, чтобы сохранить произведения композиторов Ars
nova: благодаря Скуарчалупии это наследие и вошло в историю.
Для итальянского Ars nova характерно-бесспорное преобладание светских сочинений над
духовными. В большинстве случаев это жанровые пьесы (например, качча-«охота»):
встречаются и шуточные, и мифологические, и басенные сюжеты, и даже злободневно-
полемические тексты. Начало лирическое или жанрово-бытовое роднит эти произведения
с современной им поэзией и новеллистикой, что вполне естественно в пору Петрарки и
Боккаччо.
На протяжении XIV века музыкальный склад в произведениях итальянских авторов
эволюционирует - от раннего двухголосия к простому и затем развитому трехголосию.
Современные исследователи обнаружили, что трехголосие у итальянцев в мадригале
лишь после 1340 года, а в жанре баллаты - еще позднее. Впрочем, к двухголосию
итальянские композиторы охотно обращаются и тогда, когда уже овладевают;
трехголосием. По-видимому, их музыкальное восприятие воспитано на других основах в
сравнении с традициями французских полифонистов. До XIV века в Италии существовали
одноголосные популярные произведения (среди них - лауды), широко практиковалось
пение с импровизированным сопровождением инструмента (быть может, и второго
голоса). Собственно чувство мелодии, мелодического движения, вообще монодии у
итальянских музыкантов оставалось обостренным и в периоды становления полифонии и
полифонических форм. В центре движения Ars nova поднимается фигура Франческо
Ландини, который произвел сильнейшее впечатление на передовых современников. Во
времена Ландини появлялись также произведения Никколо да Перуджа и более
молодого их современника Бартолино де Падуя. Те композиторы, которые последовали
за ними, принадлежат уже переходному периоду от Ars nova к направлениям XV века.
Авторы старшего поколения создавали двухголосные мадригалы и баллаты, трехголосные
каччи. Главные особенности мадригала: богатая мелодика, а также допускающиеся
параллельные квинты, порою диссонирующие созвучия. Одно обусловлено другим:
мелодия ведет все за собой, а нижний голос; движущийся по большими длительностями,
выполняет подсобную функцию. Мадригалы, баллаты представляют разновидность
песенной формы: давно известной еще в средние века. Произведение членится на
разделы в соответствии с поэтическими строками и рифмами; музыкальные разделы
повторяются как с первыми, так и с новыми строками текста, причем в мадригале
ритурнель завершает целое как единство музыки и текста, а в баллате последние строки
стихов могут звучать с первым разделом музыки.
Пластичная мелодика мадригалов и баллат может быть простой, более однородной и
более сложной, многообразной. И все это звучит в итоге как кантилена - сильнейшее
свойство итальянского дара. Прекрасным примером выразительной мелодики может
служить двухголосный мадригал Якопо да Болонья «Fenice fu».
Качча. В основе положен полифонический замысел (двухголосный канон с нижним
контрапунктирующим ему голосом). В творчестве композиторов старшего поколения
качча обычно присутствует. У Ландини среди многочисленных произведений есть всего 2
каччи. В дальнейшем качча совершенно отступает на второй план. Полиф. склад каччи:
канон 2-х верхних голосов передаёт динамику охоты, погони охотника за зверем, веселую
перекличку голосов, радостные восклицания. Нижний голос не имеет текста, является
инструментальным (порой со звукоподражаниями - фанфары охотничьих рогов). В качче
каждый из голосов канона сообразуется по отдельности с басом, а между собой верхние
голоса могут и диссонировать вплоть до образований малых секунд или септим..
Франческо Ландини ("Francesco Cieco", то есть слепой, как именовали его в то время)
остался в истории именно как личность: его жизнь вкратце освещена у Филиппе Виллани,
его редкостный талант и разносторонние знания блистали в избранном обществе
флорентийских гуманистов, снискав славу при жизни. К сожалению, дата его рождения
все же неизвестна (1325 или 1335?).Родился Ландини близ Флоренции, в семье
живописца. После перенесенной в детстве оспы ослеп навсегда. По словам Виллани, он
рано начал заниматься музыкой (сначала петь, а затем играть на струнных инструментах и
органе) - «чтобы каким-нибудь утешением облегчить ужас вечной ночи». Музыкальное
развитие его шло с чудесной быстротой и изумляло окружающих: Он превосходно изучил
конструкцию многих инструментов («как если бы видел их очами»), вносил
усовершенствования и изобретал новые образцы. С годами Франческо Ландини
превзошел всех современных ему итальянских музыкантов.
Особенно прославила его игра на органе, за которую он, в присутствии Петрарки, был
увенчан лаврами в Венеции в 1364 году. По-видимому, к тому времени Ландини еще не
был известен как композитор и сочинять начал лишь с середины 1360-х годов.
Современные исследователи относят его ранние произведения к 1365-1370 годам. В
1380-е годы слава Ландинн как композитора затмила успехи всех его итальянских
современников (86 композиций).
Флоренции Ландини общался с поэтами, писал музыку на тексты Франко Саккетти, сам
сочинял стихи, участвовал в эстетических спорах гуманистов, среди которых были Колуччо
Салутати и Луиджи Марсильи. В этой связи очень интересно для понимания его личности
свидетельство автора «Виллы Альберти» - романа, в котором по впечатлениям очевидца
описаны события, относящиеся, по-видимому, к 1389 году. В обществе, собравшемся на
богатой вилле «II Рагаdiso» («Рай», «Райская»), Ландини находился среди представителей
партии пополан, ценителей Данте и итальянской народной поэзии, читал свои латинские
стихи в защиту «семи свободных искусств», а затем присутствующие пели и плясали под
его игру на органе. В тексте романа упоминаются также имена Бартолино из Падуи и
Никколо да Перуджа, что придает повествованию конкретную достоверность. Скончался
Ландини во Флоренции 2 сентября 1397 года и похоронен в церкви Сан Лоренцо.
Сочинения: 154 композиции. Среди них преобладают баллаты (91 двухголосная и 50
трехголосных). Мадригалов немного - всего 11 (из них 9 двухголосных) и 2 каччи. В целом
творчество Ландини гораздо более многообразно, чем у других итальянских авторов Ars
nova; богато его образное содержание, совершенна форма, более развито многоголосие,
более индивидуальна стилистика. С одной стороны, композитор находит и удерживает
характерные для него стилевые приемы, даже некоторые интонации, с другой же
стороны, его творчество эволюционирует со временем, а в пределах каждого жанра он
стремится испытать его различные возможности в разных произведениях. У Ландини уже
есть свой авторский стиль, но отсутствуют стереотипы и не порывается связь с
некоторыми «наивными» чертами раннего итальянского многоголосия.
На протяжении творческого пути склад его произведений полифонизируется (что
особенно заметно в мадригалах), каноны появляются только в каччах, порой возникают
имитации, усложняется соотношение голосов. Ландини в поздние годы испытывает и
некоторое влияние французской полифонической школы, что в свою очередь приводит к
большей ритмической изысканности многоголосия. Мелодика несет главный образный
смысл. Она проста, ритмически выдержана; может быть распевна, или драматизирована,
или раздроблена на короткие фразы, словно поэтическая речь. У композитора остается
понимание целостности музыкальной формы. У него более 90% композиций написаны в
жанре баллаты. Использует вопросительную интонацию (каденция Ландини), от 7-ой
ступени к 6-ой. Мелодика: нисходящие «вздохи» в верхнем голосе, экспрессивные
синкопы. В одном из произведений Ландини басовый голос - по заключению
современного исследователя - совпадает с мелодией старинной сицилийской народной
песни - похоронного Lamento.
мадригалы и баллаты Ars nova - вокальные произведения, исполнявшимися при большем
или меньшем участии инструментов. Лишь качча опиралась на инструментальный бас.
Творчество Ландини завершает период Ars nova в Италии. Если его предшественники и
старшие современники по итогам их деятельности скорее относятся к Предвозрождению,
то сам Ландини как личность и как художник стоит ближе к раннему Ренессансу.
В последние два десятилетия XIV века в музыкальном искусстве Италии наступают
изменения, которые сначала нарушают цельность позиций Ars nova, а затем приводят к
концу его эпохи. Искусство XV столетия принадлежит уже новому историческому периоду.
Французский шансон: Ранние шансоны развились из баллад, виреле и рондо. Первым
значительным композитором шансонов был Гильом де Машо (XIV век). Следующее
поколение композиторов происходило, в основном, из Бургундии (Гийом Дюфаи и Жиль
Беншуа). Их шансоны были просты по стилю и также раскладывались на три голоса. В
середине XV века образовалась «парижская школа» шансонов (Клоден де Сермизи и
Клеман Жаннекен). С XVII века в рамках «парижской школы» стали развиваться шансоны,
написанные для одного голоса.
Гийо́м де Машо́ (Guillaume de Machaut, 1300-1377) — французский поэт и композитор.
Автор более 400 сохранившихся стихотворений, важнейший представитель эпохи Ars
nova. C 1323 по 1346 служил cекретарём и придворным поэтом Иоанна Люксембургского.
В этот же период принял священничество. В 1330, 1332, 1333 назначался каноником в
Вердене, Аррасе и Реймсе. После смерти Иоанна в битве при Креси был востребован
домами Наварры, герцога Беррийского и Карла Нормандского (будущего короля Франции
Карла V). Пережив великую чуму XIV века, Машо завершил жизнь в Реймсе, посвятив
старость музыке и составлению сборников собственных стихов. До самого конца он был
уважаем владетельными заказчиками; в 1361 году его посетил лично дофин Франции, а в
1370-е годы Машо покровительствовал Пьер II Лузиньян, король Кипра.
Машо - один из влиятельных (наряду с Франческо Ландини) композиторов периода Ars
nova. Многие его сочинения написаны в формах: лэ, виреле, баллады и рондо. Автор 23
мотетов, некоторые из которых изоритмические (остинатное проведение ритма). Машо -
автор 4-хголосной мессы (по традиции называемой «мессой Нотр-Дам»), которая была
сочинена для исполнения в Реймсском соборе, в 1360-е годы. Месса Машо - первая
авторская, то есть написанная одним композитором на полный текст ординария. Машо
также первый известный композитор, самостоятельно составивший каталог собственных
трудов. В честь Машо назван кратер на Меркурии.
Гийом Дюфаи. (1400-1474, Камбре) - франко-фламандский композитор. Дюфаи был
одним из наиболее влиятельных композиторов XV столетия, его музыку копировали,
распространяли и исполняли повсеместно. Он пишет духовную музыку: мессы, мотеты,
магнификаты, гимны, песни (применяя фобурдон) и антифоны, а также разнообразные
светские песни. Вся дошедшая до нас музыка Дюфаи вокальная, но инструменты часто
использовались при исполнении. Сохранились 19 мотетов (из них 11 изоритмических), 9
месс на полный текст ординария и ряд отдельных частей ординария (в т.ч. знаменитая
Gloria 'ad modum tubae' - букв. Gloria наподобие трубы), 3 магнификата, 15 антифонов, 24
гимна, 87 светских песен (около 80 баллад, виреле и рондо́ на французские тексты, 7
баллат и рондо на итальянские тексты). Ряд анонимных произведений середины 15 века
приписывается ему.
Шансон Дюфаи - это небольшие (от 20 до 40 тактов) трёхголосные произведения.
Ведущая роль принадлежит верхнему голосу. Разный текст сочетается с одной и той же
музыкой. Мелодия должна была быть гибкой и сочной. Для выразительности он выбирает
самые разные средства: это и вокальное трёхголосие (баллада «J’ai mis mon cuer»), и
выделение одного инструментального голоса при диалоге двух верхних («La belle se siet»)
или «соревнование» верхнего и нижнего, и выделение только инструментального начала
во вступлениях и заключениях («Helas, ma dame», «Donna i ardenti»), и сведение нижних
голосов к сопровождению вокальной мелодии («Belle, que vous ay ie mesfait»).
Одно из ранних рондо Дюфаи - короткая застольная песня - «Прощайте, добрые вина
Ланнуа». Её мелодия проста, близка бытовой музыке. Тип таких французских песен
подготовлен ещё трубадурами. Примерами песен, в которых одному из голосов поручено
ведение лирической мелодии, а другим - поддержка и «инструментальное»
сопровождение, могут служить рондо «Helas, ma dame» («Увы, моя дама») и «Donna i
ardenti».
Мотеты Дюфаи очень разнообразны: есть большие полифонические композиции и
камерные вокальные произведения с выделением верхнего голоса, есть мотеты на
основе cantus firmus’a, на каноническую тему-мелодию (из антифона, респонсория и т. п.),
выдержанные в строгом складе, и мотеты с свободными голосами, лирические и
торжественные. Чаще всего Дюфаи создаёт мотеты для четырёх голосов, реже - для трёх,
в виде исключения - для пяти (при двух или трёх текстах). Почти все мотеты написаны на
латинский текст. Один духовный мотет, из числа посвящённых Деве Марии, создан
Дюфаи на итальянский текст VIII канцоны Петрарки («Vergine bella»). «Песенные мотеты»
Дюфаи от полифонического мотета отличали тесная связь мелодии с текстом,
выразительность и образность, подчинённость нижних голосов верхнему, развёртывание
формы из нескольких «строф» без повторений до значительного объёма (вдвое и втрое
больше среднего объёма песен у Дюфаи). Песенный мотет «О beate Sebastiane» («О,
блаженный Себастьян») написан во время эпидемии чумы в Риме. Текст широко распет в
верхнем голосе, молящем об избавлении. Нижний голос (контратенор) носит скорее
инструментальный характер. В соотношениях тенора и контратенора заметна изоритмия,
её Дюфаи использует для «скрепления» формы.
Мессы Дюфаи утвердил четырёхголосную мессу в качестве главного жанра
нидерландской полифонии. Cantus firmus, проходящий в партии тенора и объединяющий
все части мессы, теперь не обязательно григорианский хорал, мелодия часто заимствуется
из популярных светских песен. Дюфаи внес в мессу много нового: шире развернул
композицию цикла, стремился к единству произведения в целом, а не только в пределах
каждой части, используя интонационные связи, варьирование уже прозвучавшего,
имитации, каноны, разработал основы многоголосия. В пределах хора a cappella Дюфаи
пробовал последовательное скандирование текста в быстром темпе (в Credo), хорально-
аккордовое изложение в больших масштабах (в Gloria), очень широкие распевы слов и
слогов. Дюфаи написал 9 месс и значительное количество их частей, которые иногда
соединены по две или по три, а в остальных случаях существуют как единичные.
Циклические мессы располагают таким образом: к раннему периоду (1426-1428) относят
мессы «Sine nomine», «Sancti Jacobi» и «Sancti Antonii Viennensis», к 1440-1450 годам
мессы «Caput» (авторство Дюфаи оспаривается), «La mort de Saint Gothard», «L’homme
armé», «Se la face ay pale», примерно к 1463-1465 годам мессы «Ессе ancilla Domini» и
«Ave Regina coelorum».
В качестве cantus firmus крупной четырехголосной мессы «Se la face ay pale» Дюфаи взял
средний голос своей трёхголосной песни. Из мелодии объёмом всего в 30 тактов он сумел
построить грандиозное произведение: мелодия песни проходит в начале и в конце Kyrie и
Agnus Dei, слышна в Sanctus, а в Gloria и Credo тема проводится по три раза. Регистр
мелодии песни сохранился, но в мессе она изложена крупными длительностями и её
заслоняют другие, более подвижные голоса.
Флорентийская камерата. Dramma per musica («драма через музыку»). Идеи ренессанса
овладели умами музыкантов позже, чем в других областях искусства. Музыкальный мир
«раскололся» в представлениях о том, как в музыке 16 в должно воплотиться
древнегреческое начало. Многие ученые преклонялись перед нидерландской
полифонией Ж.Депре и выступали против новшеств других музыкантов. В придворных
кругах Италии во 2 половине 15 в. возникли независимые объединения ученых, поэтов,
музыкантов (академии), где провозглашались новые идеалы, отвергавшие церковное
искусство и ориентировавшиеся на античность. Композитор, лютнист и математик
Винченцо Галилей (1520–1591) стал вдохновителем деятелей искусства и ученых,
составивших Флорентийскую камерату – аристократическое сообщество
единомышленников, включавшее поэтов, музыкантов, художников. В работе Диалог о
древней и новой музыке (1581) он выступал против полифонии, за гомофонный стиль
письма, провозгласив, что в «совершенном искусстве» церкви нет ничего от античной
классики и назвав нидерландцев «средневековыми варварами». Для членов камераты
центральными были человеческие переживания, которые они оценивали как
«творческую новизну» (inventio). Сборник мадригалов и арий, которые были
одноголосными, Джулио Каччини (1550–1618) назвал Новая музыка (1601). Композитор
прославился в качестве изобретателя «выразительного» одноголосного стиля и
речитативного пения, имевшего эмоциональную окраску. Окончательное разделение
церковного (полифонического) и светского (гомофонного) типа музыки было
провозглашено им в виде нового творческого кредо музыканта: сочинять музыку «по
своему усмотрению» и допускать «исключения ко всяким правилам», которые
устанавливались церковными канониками.
Расцвет придворной культуры выразился в музыкально-театральных жанрах. Выдвинув
идею возрождения древнегреческой трагедии, аристократия не опиралась на драмы
Софокла или Еврипида, она тяготела к дивертисментным образам, к гедонистической
трактовке мифологических сюжетов. Флорентийцам удалось создать то, что будет с 18 в.
характеризовать оперу. В их первых театральных постановках – «драмах через музыку»
(Дафна, Эвридика Я.Пери), мелодия стала главенствовать (ария), осуществился синтез
музыки со словом в речитативно-декламационном стиле пения. Мир пасторали, чуждый
трагедии и душевным коллизиям, выраженный в музыкальных драмах флорентийцев,
был дополнен творческим гением Клаудио Монтеверди. Он выдвинул идею «новой
методы» в искусстве «взволнованного и воинственного стиля». Творчество его не было
модным, однако в мадригалах и ариях он сумел ярко воплотить и картины природы, и
душевные состояния героев, особенно в постановках, называемых им «сказания на
музыке»: Орфея (Орфей), Сенеки и Оттавии (Коронация Поппеи), жалоба Ариадны
(Ариадна). В творчестве Монтеверди берет истоки опера, впервые достигая синтеза
музыки, слова и сценического действия в характерных оперных формах: ариях,
речитативах, дуэтах, хорах, инструментальных ритурнелях. Опера – грандиозный
музыкальный итог итальянского ренессанса.
Джулио Каччини. Giulio Caccini (1546-1618) — итальянский композитор и певец. Каччини
принадлежал к кружку музыкантов (Галилеи, Пери, Кавальери) и поэтов (Ринуччини,
Барди), способствовавших возникновению оперы в Италии. Этот кружок собирался во
Флоренции у Джованни Барди, позже у Джованни Корси. Каччини считается одним из
основателей сольного пения, облечённого в художественную форму, благодаря чему
многоголосная контрапунктическая музыка лишилась своего безусловно преобладающего
значения. Первый опыт Каччини в речитативном стиле - монодрама «Combattimento
d’Appoline col serpente», на текст Барди (1590). За ним последовали драма с музыкой
«Дафна», написанная в сотрудничестве с Пери на текст Ринуччини (1594); драма
«Эвридика», сначала написанная совместно с Пери (1600), а затем переписанная Каччини
на текст Ринуччини, и «Новая музыка» (Le nuove musiche) - собрание одноголосных
мадригалов, канцон и монодий (Флоренция, 1602; Венеция, 1607 и 1615). Другое
собрание, «Nuove arie», издано в Венеции в 1608.
Стиль барокко. Развитие и закрепление гомофонии. На рубеже XVI-XVII столетий
полифония, господствовавшая в музыке эпохи Возрождения, начала уступать место
гомофонии (от греч. "хомос" - "один", "одинаковый" и "фоне" - "звук", "голос"). В отличие
от полифонии, где все голоса равноправны, в гомофонном многоголосии выделяется
один, исполняющий главную тему, а остальные играют роль аккомпанемента
(сопровождения). Аккомпанемент представляет собой, как правило, систему аккордов
(гармоний). Отсюда и название нового способа сочинения музыки - гомофонно-
гармонический. Изменились представления о церковной музыке. Теперь композиторы
стремились не столько к тому, чтобы человек отрешился от земных страстей, сколько к
тому, чтобы раскрыть сложность его душевных переживаний. Появились произведения,
написанные на религиозные тексты или сюжеты, но не предназначенные для
обязательного исполнения в церкви. (Такие сочинения называют духовными, так как
слово "духовный" имеет более широкое значение, чем "церковный".) Основные духовные
жанры XVII- XVIII вв. - кантата и оратория. Возросло значение светской музыки: она
звучала при дворе, в салонах аристократов, в общедоступных театрах (первые такие
театры были открыты в XVII в.). Сложился новый вид музыкального искусства - опера.