УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ МО
«Сергиево-Посадский колледж»
_________ Носырева Г.А.
«___»________2018 г.
для специальности
Сергиев Посад
2018г.
РАССМОТРЕН УТВЕРЖДАЮ
Разработчик:
Р.В.Горина преподаватель
7. Вопросы к зачету 60
1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.07 «Мировая художественная
культура» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС общими
компетенциями:
Уметь:
Текущий контроль
1 вариант
8 Маньеризм – это
А. течение средневековой живописи, ориентированное на каноны и правила;
Б. течение итальянской живописи 16 в., ориентированное на манеру великих мастеров,
идеализировавших красоту, а не на подражание природе;
В. Внешние формы поведения в обществе.
Ответы:
№ вопроса ответ
1 Б
2 А
3 АВ
4 БВЖ
5 АВЕ
6 ВД
7 А
8 Б
9 БГД
10 БВ
Вариант 2
1. Священная книга мусульман
А. Библия
Б. Веды
В. Коран
Ответы:
№ вопроса ответ
1 В
2 А
3 БВ
4 БВЖ
5 АБВ
6 АЗ
7 АГИ
8 Б
9 БГДЕ
10 А
Вариант 3
1 Определите хронологические рамки византийской культуры:
а) V в. до н.э. - III в. н.э;
б) VII в. н.э. - XV в. н.э.;
в) IX в. н.э. - XII в. н э.
г) IV в. н.э. – середина XV в. н.э.
Ответы:
№ вопроса ответ
1 Г
2 Б
3 АГИ
4 Б
5 БГДЕ
6 Б
7 А
8 А
9 Б
10 А
Вариант 4
1. Вседержитель – это:
а) торжественное, величественное изображение Христа в византийском искусстве с
Евангелием в левой руке и благословляющей правой рукой;
б) изображение Христа, несущего заблудшую овцу своего стада на плечах;
в) изображение Зевса в античном искусстве;
г) изображение Христа во время Тайной вечери.
9. Деисус – выражает:
а) идею заступничества святых за человеческий род на Страшном Суде
б) мировоззрение, в центре которого находится идея человека как высшей ценности
в) идею бессмертия всех живых существ
Ответы:
№ вопроса ответ
1 А
2 АБВ
3 ГД
4 АБВ
5 БГДЕ
6 В
7 ВБВДЁ
8 АВГД
9 А
10 А
Проверочная работа № 2
Вариант 1
1. Термин «барокко» был дан противниками стиля в XVIII веке. Как переводится этот
термин?
-Веласкес
- Караваджо
- Л. Бернини
Вариант 2
- Рембрандт
- Караваджо
- Л.Бернини
-Веласкес
- Караваджо
- Л. Бернини
3. Термин «барокко» был дан противниками стиля в XVIII веке. Как переводится этот
термин?
-Версаль
-Лувр
- ансамбль Инвалидов
Ответы:
№ вопроса ответ
1
А
2
А
3
Вычурный, пышный
4
Питер Пауль Рубенс
5
Веласкес, Караваджо, Рубенс, Рембрандт; Лоренцо
Бернини; Лопе де Вега
6
Передача бурного движения, телесное выражение чувств,
выражение всей гаммы человеческих чувств через цвет,
система нескольких отражений, пристальное вглядывание
в жизнь, ценность каждой незначительной мелочи
7
Гнутые, витые формы, мотив спирали; выразительность,
напоминающая живописные произведения
8
Лоренцо Бернини
9
А
10
А
Вариант 3
- Рембрандт
- Караваджо
- Л.Бернини
-Веласкес
- Караваджо
- Л. Бернини
3. Термин «барокко» был дан противниками стиля в XVIII веке. Как переводится этот
термин?
а) Микеланджело;
б) Леонардо да Винчи;
в) Рафаэля.
5. Назовите мастеров барокко в разных видах искусства (Веласкес, Караваджо, Рубенс,
Ре3. Термин «барокко» был дан противниками стиля в XVIII веке. Как переводится этот
термин? (вычурный, пышный).
а) Микеланджело;
б) Леонардо да Винчи;
в) Рафаэля.
Фонтан четырех рек. Л.Бернини придумал соединить вместе главную реку Африки – Нил,
святую реку Индии – Ганг, самую большую (для знаний того времени) европейскую реку
– Дунай (на самом деле наша Волга самая большая в Европе) и непонятно за какие заслуги
выбранную реку Нового Света - Ла Плата (маленькая речушка бассейна реки Колорадо).
Фигура духа реки Дунай поддерживает картуш с символами папской власти и фамилии
Памфили. Возле скульптуры, олицетворяющей реку американскую реку Ла Плата,
Бернини разместил золотые монеты, как символ богатства Нового Света, а вот фигуру
реки Нил, исток которой к тому времени еще не был исследован, Бернини символически
закрыл покрывалом. Но фигура Нила, голова которого задрапирована тканью, может еще
означать и творческое противостояние величайших архитекторов Рима: Борромини и
Бернини.
Фонтан «Четырех рек» в Риме
10. П. П. Рубенс. Свадебный «Автопортрет с Изабеллой Брант», в котором передает
состояние счастья, покоя и любимого труда, наполнявших в это время его жизнь
(показать репродукцию). Назовите предметы, изображенные на этой картине, которые
являются символами. Что они символизируют? (Их роскошные, по последней моде
одежды должны свидетельствовать облагополучии и процветании. Нежно-розовые цветы
померанца – символ брака. Шпагу имели право носить только дворяне.)
Ответы:
№ вопроса ответ
1 А
2 А
3 вычурный, пышный
4 АБВ
5 БГДЕ
6 В
7 ВБВДЁ
8 АВГД
9 А
10 А
Вариант 4
3. Термин «барокко» был дан противниками стиля в XVIII веке. Как переводится этот
термин? (вычурный, пышный).
а) Микеланджело;
б) Леонардо да Винчи;
в) Рафаэля.
10. П.П.Рубенс написал «Портрет камеристки инфанты Изабеллы» (ок. 1625 года)
(показать репродукцию). Портрет сделан по рисунку, написанному в 1823 году.
Считается, что это посмертный портрет; и если это так, то лучший памятник трудно себе
представить. Чью память увековечил Рубенс в этом портрете? Чем отличается женщина на
портрете от оригинала? (портрет дочери Клары Серены, умершей в 12-летнем возрасте;
отличается возрастом).
Ответы:
№ вопроса ответ
1 А
2 АБВ
3 ГД
4 АБВ
5 БГДЕ
6 В
7 ВБВДЁ
8 АВГД
9 А
10 А
Практическая работа №1
Вопросы:
СРЕДНЕЕ ЦАРСТВО
Ослабление многовековых устоев дает о себе знать и в живописи и барельефах периода Среднего
Царства, где оно приводит ко всякого рода интересным отклонениям от традиции. Больше всего
они бросаются в глаза в украшении гробниц местных царьков в Бени Хасан, которые гораздо
меньше подверглись разрушению, чем большинство памятников Среднего Царства, поскольку
были высечены в скалах. Стенная роспись «Кормление ориксов» была сделана в одной из них —
гробнице Хнемхотепа (антилопа орикс, по-видимому, была символом власти правителя и своего
рода священным животным в его домашнем хозяйстве). В соответствии со стандартами искусства
С3б2арого Царства у всех фигур должна быть одна и та же линия пересечения вертикальной и
горизонтальной плоскостей, то есть, второй орикс и работник при нем должны быть помещены
выше первого. Вместо этого художник ввел вторую линию пересечения плоскостей, только
немного выше первой, и в результате две группы соотносятся почти так, как это было бы в
реальной жизни. Интерес художника к поиску пространственных эффектов можно также
проследить по несколько неуклюжему, но достаточно отчетливому ракурсу, в котором
изображены плечи людей. Если мы закроем рукой иероглифические знаки, которые подчеркивают
ровность стены, мы сможем прочитать формы вглубь с удивительной легкостью.
НОВОЕ ЦАРСТВО
Божественная власть фараонов утверждалась теперь по-новому: она связывалась с богом Амоном,
который отождествлялся с богом солнца Ра и который стал высшим божеством, управляющим
остальными богами так же, как фараон провинциальной знатью. В период наивысшей власти и
процветания фараонов, между 1500 г. до н. э. и концом правления Рамзеса III в 1162 г. до н. э.,
огромные силы были затрачены на строительство гигантских храмов Амона, на что щедро
выделялись средства из царской казны. Комплекс в Луксоре— характерный образец египетских
храмов более позднего времени. Фасад (крайняя левая часть нашей иллюстрации) состоит из двух
массивных стен с покатыми сторонами, примыкающих к входу. За этими воротами (или пилоном)
следует целая вереница дворов и залов с колоннами, за которыми располагается собственно храм.
Весь этот ансамбль окружен высокими стенами, надежно отгораживающими его от внешнего
мира. По замыслу архитекторов, все это сооружение, за исключением пилона, обозревалось
изнутри. Постоянный круг почитателей ограничивался приближенными фараона, которые не
могли не восхищаться лесом колонн, скрывавших темные, глухие уголки святилища. Колонны
расположены близко друг к другу, поскольку они поддерживают каменные балки перекрытия, а те
должны быть короткими, чтобы не ломаться от собственной тяжести. Однако архитектор
сознательно использовал это обстоятельство, сделав колонны гораздо более тяжелыми, чем этого
требовала необходимость. В результате зрителю кажется, что эта огромная масса вот-вот раздавит
его. Эффект, конечно, очень силен, но нам достаточно сравнить стилизованные под папирус
колонны колоннады Аменхотепа Ш с их отдаленными «предками» в Северном Дворце Джосера,
чтобы понять, как мало осталось в Луксоре от гения Имхотепа.
Расцвет культа Амона создал неожиданную угрозу власти фараонов: жрецы Амона превратились
в такую богатую и могущественную касту, что фараон мог сохранять свое положение только с их
согласия. Аменхотеп IV, наиболее выдающаяся фигура Восемнадцатой Династии, пытался
обуздать их, провозгласив свою веру в единственное божество — солнечный диск Атон. Он
изменил свое имя на Эхнатон, закрыл храмы Амона и перенес столицу в Центральный Египет,
около современной Тель-эль-Амарны. Однако его попытка возглавить новую монотеистическую
веру не пережила его правления (1365—1347 г. до н. э.), и при его последователях ортодоксия
быстро восстановилась. Во время продолжительного периода упадка, который начался около 1000
г. до н. э., страной, по существу, правили жрецы до тех самых пор, пока не пришли завоеватели-
греки, а потом и римляне, положившие конец египетской цивилизации, и ее сменил сумбур
понятных лишь посвященным религиозных доктрин.
Практическая работа № 2
3. Керамика Мохенджо-Даро
Одним из главных видов буддийских культовых памятников были ступы. Древние ступы
представляли собой сложенные из кирпича и камня полусферические сооружения, лишенные
внутреннего пространства, по облику восходящие к древнейшим погребальным холмам. Ступа
воздвигалась на круглом основании, по верху которого был сделан круговой обход. На вершине
ступы ставился кубический «божий дом», или реликварий из драгоценного металла (золота и др.).
Над реликварием возвышался стержень, увенчанный убывающими кверху зонтами — символами
знатного происхождения Будды. Ступы строились в местах, связанных, по легендам, с
деятельностью Будды и буддийских святых. Наиболее ранним и ценным памятником является
ступа в Санчи, выстроенная при Ашоке в 3 в. до н.э., но в 1 в. до н.э. расширенная и обнесенная
каменной оградой с 4 воротами.
Новым явилось изображение Будды в образе человека, что не встречалось раньше в искусстве
Индии. Вместе с тем в образе Будды и других буддийских божеств нашло воплощение
представление об идеальной личности, в облике которой гармонически сочетается физическая
красота и возвышенное духовное состояние покоя и ясного созерцания. В скульптуре Гандхары
органически слились некоторые черты искусства Древней Греции с насыщенными
полнокровными образами и традициями древнейшей Индии. Примером может служить рельеф
Калькуттского музея, изображающий посещение Индрой Будды в пещере Бодхгайи. Как и в
подобной сцене на рельефах Санчи, Индра со свитой подходит к пещере, молитвенно складывая
руки; повествовательная жанровая сцена вокруг фигуры Будды тоже носит характер, присущий
более ранним скульптурам Индии. Но, в отличие от композиции в Санчи, центральное место в
калькуттском рельефе занимает полная спокойствия и величия фигура Будды, сидящего в нише, с
головой, окруженной нимбом. Складки его одежды не скрывают тела и напоминают одежды
греческих богов. Вокруг ниши изображены различные животные, символизирующие
уединенность места отшельничества. Значительность образа Будды подчеркнута неподвижностью
позы, строгостью пропорций, отсутствием связи фигуры с окружающим.
В пещерном храме № 17 изображен Будда, встречающий жену и сына. Его фигура в белой одежде
стоит в священном белом цветке лотоса. Лицо Будды спокойно и задумчиво, в руках чашка
нищего. Над ним гений, держащий зонтик - символ царского происхождения, с которого на
фигуру Будды свешиваются ажурные легкие белые цветы.
Характерными чертами для всего древнего периода индийского искусства является сила и
устойчивость народных традиций, всегда пробивающихся сквозь многочисленные религиозные
наслоения как в выборе сюжетов, так и в содержании многих художественных образов. В
архитектуре долгое время прочно сохраняются основные элементы деревянного народного
зодчества, идущие от древнейших времен. В скульптуре и живописи на основе народной
фантАзии создаются полные обаяния, гармонии и красоты очеловеченные образы богов и героев,
ставшие традиционными.
Практическая работа № 4
Вопросы
Внутри дома были расписаны. С течением времени стиль росписей менялся. Во II — конце I вв. до
н. э. стены домов расписывались в так называемом первом помпейском, или «инкрустационном»
стиле: это был геометрический орнамент, напоминавший обкладку стен драгоценными камнями. В
I в. до н. э. в моду вошел так называемый «архитектурный», или второй помпейский стиль. Теперь
стены домов превратились в подобие городского пейзажа, включавшего изображения колоннад,
всевозможных портиков и фасадов зданий (Фреска из Боскореале). В росписях появились также
фигуры людей. В помпейской Вилле Мистерий ритуальная комната содержит изображение
ритуального дионисийского таинства. На красных стенах в полный рост представлены участники
церемонии. Архитектурные членения помогают упорядочить весьма сложную сцену, ядром
которой выступает миф о возрождении бога Диониса в браке с Ариадной (эти персонажи
изображены сидящими в центре композиции). На этом фоне разворачивается картина ритуального
действа, в котором принимают участие реальные люди. Начало и конец композиции обрамлены
фигурами женщин. Одна стоит, обратив свой взгляд внутрь комнаты, другая с задумчивым видом
наблюдает за происходящим.
В 70—80-е гг. н. э. в Риме был сооружен грандиозный амфитеатр Флавиев, получивший название
«Колизей». Он был выстроен на месте разрушенного Золотого дома Нерона и принадлежал к
новому типу зданий. Колизей представлял собой огромную чашу со ступенчатыми рядами
сидений, огороженную снаружи кольцевой эллипсовидной стеной. Колизей — самый большой
амфитеатр античной эпохи. Он вмещал около пятидесяти тысяч зрителей. Внутри шли четыре
яруса сидений, которым снаружи соответствовали три яруса аркад: дорическая, ионическая и
коринфская. Четвертый ярус был глухим, с коринфскими пилястрами — плоскими выступами на
стене. Внутри Колизей очень конструктивен и органичен, целесообразность сочетается в нем с
искусством: он воплощает образ мира и принципы жизни, сложившиеся у римлян к I в. н. э.
Второй шедевр зодчества эпохи Флавиев — знаменитая Триумфальная арка Тита. Тит,
считавшийся здравомыслящим и исполненным благородства императором, правил сравнительно
недолго (79—81 гг.). Арку воздвигли в его честь в 81 г., уже после его смерти. Этот памятник был
призван увековечить поход Тита в 70 г. на Иерусалим и разграбление храма Соломона.
В 98—117 гг. Римской империей правил Траян, по происхождению испанец. При Траяне
возродился старый тип портрета, лишенный пышных причесок, богатой светотеневой
моделировки и психологизма. Искусство того времени привержено идеалу простоты. Вместе с тем
портреты Траяна полны внутренней силы и глубины, в них проявляются величие и мощь, которых
не было прежде.
При Траяне в Испании были построены два моста — мост в Алькантаре через реку Тахо и акведук
в Сеговии. Мост в Алькантаре одноярусный, но с очень высокими проемами. Он завершается
простым карнизом, в центре которого, над проезжей частью, переброшена арка. Акведук в
Сеговии двухъярусный, с узкими высокими пролетами; сложен из необработанного камня,
благодаря чему он гармонично вписывается в окружающий пейзаж.
Самым знаменитым памятником Траяна в Риме считается его форум. Среди всех императорских
форумов, выросших вокруг Форума Романум, этот наиболее красивый и внушительный. Форум
Траяна был вымощен полудрагоценными камнями, на нем стояли статуи побежденных
противников, был выстроен храм в честь божества — покровителя Марса Ультора, были две
библиотеки — греческая и латинская. Между ними стояла Колонна Траяна, сохранившаяся до
наших дней. Она была воздвигнута в честь покорения Дакии (территория современной Румынии).
Раскрашенные рельефы изображали сцены из жизни даков и пленение их римлянами. Император
Траян фигурирует на этих рельефах свыше восьмидесяти раз. Статую императора наверху
колонны со временем заменили фигурой апостола Петра.
До наших дней дошла конная бронзовая статуя Марка Аврелия. Статуя выполнена в
соответствии с древней античной традицией, однако облик всадника не гармонирует ни с конем,
ни с миссией воителя. Лицо у императора отрешенное и самоуглубленное. Судя по всему, Марк
Аврелий думает не о военных победах, коих у него было немного, — а о проблемах человеческой
души. Скульптурный портрет того времени приобрел особую духовность. Со времен Адриана
сохранилась традиция изображать лицо в обрамлении пышных волос. При Марке Аврелии ваятели
достигли особой виртуозности. Особое внимание стали уделять глазам: их изображали
подчеркнуто большими, с тяжелыми, как бы припухшими веками и поднятыми вверх зрачками.
У зрителя создавалось впечатление печальной усталости, разочарованности в земной жизни и
ухода в себя. Так в эпоху Антонинов изображали всех, даже детей.
Практическая работа № 5
Тема «Готика в христианском зодчестве»
Вопросы
1. Время становления готического стиля
2. Мотивы и особенности стиля
3. Архитектурные новшества готики
4. Интерьеры готических соборов
5. Оконные проемы и витражи – сюжеты, цвета, формы
6. Готическая скульптура, область ее применения
7. Позднеготическая книжная миниатюра
Период, получивший в истории искусства Европы название готического, связан с ростом
торгово-ремесленных городов и укреплением в некоторых странах феодальных монархий.
В 13—14 столетиях средневековое искусство Западной и Центральной Европы, особенно
архитектура церковная и гражданская, достигло своего высшего подъема. Стройные,
устремленные ввысь огромные готические соборы, объединявшие в своем помещении большие
массы людей, и горделиво-праздничные городские ратуши утверждали величие феодального
города — крупного торгово-ремесленного центра.
Исключительно широко и глубоко разрабатывались в западноевропейском искусстве проблемы
синтеза архитектуры, скульптуры и живописи. Образы величавой, полной драматической
выразительности архитектуры готического собора получали свое развитие и дальнейшую
сюжетную конкретизацию в сложной цепи монументальных скульптурных композиций и
витражей, заполнявших проемы огромных окон. Чарующая мерцающим сиянием красок
живопись витражей и особенно проникнутая высокой одухотворенностью готическая
скульптура наиболее ярко характеризуют расцвет изобразительного искусства средневековой
Западной Европы.
В искусстве готики большое значение приобретали наряду с чисто феодальными и новые, более
прогрессивные представления, отражавшие рост средневекового бюргерства и зарождение
централизованной феодальной монархии. Монастыри утрачивали роль ведущих центров
средневековой культуры. Возрастало значение городов, купечества, ремесленных цехов, а также
королевской власти как главных строителей-заказчиков, как организаторов художественной
жизни страны.
Готические мастера широко обращались к ярким образам и представлениям, порожденным
народной фантазией. Одновременно в их искусстве сильнее, чем в романском, сказывалось
влияние более рационального восприятия мира, прогрессивных тенденций идеологии того
времени.
В целом готическое искусство, отражавшее глубокие и острые противоречия эпохи, было
внутренне противоречиво: в нем причудливо переплетались черты реализма, глубокой и
простой человечности чувства с набожным умилением, взлетами религиозного экстаза.
В искусстве готики возрастал удельный вес светской архитектуры; она становилась
разнообразнее по назначению, богаче по формам. Кроме ратуш, больших помещений для
купеческих гильдий строились каменные дома для богатых горожан, складывался тип
городского многоэтажного дома. Совершенствовалось строительство городских укреплений,
крепостей и замков.
Все же новый, готический стиль искусства свое классическое выражение получил в церковной
архитектуре. Наиболее типичной для готики церковной постройкой стал городской собор. Его
грандиозные размеры, совершенство конструкции, обилие скульптурного убранства
воспринимались не только как утверждение величия религии, но и как символ богатства и
могущества горожан.
Сохранившиеся планы и рабочие чертежи грандиозных соборов средневековья (Кельнского,
Венского, Страсбургского) таковы, что не только составлять их, но и пользоваться ими могли
лишь хорошо подготовленные мастера. В 12—14 вв. были созданы кадры архитекторов-
профессионалов, подготовка которых стояла на очень высоком по тому времени теоретическом
и практическом уровне. Таковы, например, Виллар де Онненкур (автор сохранившихся записок,
уснащенных обильными схемами и рисунками), строитель ряда чешских соборов Петр Парлерж
и многие другие. Накопленный предшествовавшими поколениями строительный опыт позволил
готическим архитекторам решать смелые конструктивные задачи, создать принципиально
новую конструкцию. Готические зодчие нашли и новые средства для обогащения
художественной выразительности архитектуры.
Иногда считают, что отличительным признаком готической конструкции является стрельчатая
арка. Эт0 неверно: она встречается уже в романской архитектуре. Преимущество ее, известное,
например, еще зодчим бургундской школы, заключалось в меньшем боковом распоре.
Готические мастера лишь учли это преимущество и широко воспользовались им.
Схема кладки каркаса готического свода
Главным новшеством, введенным зодчими готического стиля, является каркасная система.
Исторически этот конструктивный прием возник из усовершенствования романского крестового
свода. Уже романские зодчие в некоторых случаях выкладывали швы между распалубками
крестовых сводов выступающими наружу камнями. Однако такие
швы имели тогда чисто декоративное значение; свод по-прежнему оставался тяжелым и
массивным. Готические архитекторы сделали эти ребра (иначе называемые нервюрами, или
гуртами) основой сводчатой конструкции. Возведение крестового свода начинали, выкладывая
из хорошо отесанных и пригнанных клинчатых камней ребра — диагональные (так называемые
оживы) и торцовые (так называемые щековые арки) (рис. па стр. 239). Они создавали как бы
скелет свода. Получавшиеся распалубки заполняли тонкими тесаными камнями при помощи
кружал.
Такой свод был значительно легче романского: уменьшались и вертикальное давление и
боковой распор. Нервюрный свод своими пятами опирался на столбы-устои, а не на стены;
распор его был наглядно выявлен и строго локализован, и строителю было ясно, где и как этот
распор должен быть «погашен». Кроме того, нервюрный свод обладал известной гибкостью.
Усадка грунта, катастрофическая для романских сводов, была для него относительно безопасна.
Наконец, нервюрный свод имел еще и то преимущество, что позволял перекрывать пространства
неправильной формы.
Оценив достоинства такого свода, готические зодчие проявили большую изобретательность в
его разработке, а также использовали его конструктивные особенности в декоративных целях.
Так, иногда они устанавливали дополнительные нервюры, идущие от точки пересечения ожив к
стреле щековых арок — так называемые лиерны. Затем они устанавливали промежуточные
нервюры, поддерживающие лиерны посередине,— так называемые тьерсероны. Кроме того, они
иногда связывали основные нервюры между собой поперечными нервюрами, так называемыми
контрлиернами. Особенно рано и широко стали пользоваться этим приемом английские зодчие.
Так как на каждый столб-устой приходилось несколько нервюр, то, следуя романскому
принципу, под пяту каждой нервюры ставилась особая капитель или консоль, или колонка,
примыкающая непосредственно к устою. Так устой превращался в пучок колонн. Как и в
романском стиле, этот прием ясно и логично выражал художественными средствами основные
особенности конструкции. В дальнейшем, однако, готические зодчие выкладывали камни устоев
так, что капители колонн полностью упразднялись, и опорная колонка от основания устоя
продолжалась без перерыва кладки до самой вершины свода.
Боковой распор нервюрного свода, строго локализованный, в противоположность тяжелому
романскому своду не требовал массивной опоры в виде утолщения стены в опасных местах, а
мог быть нейтрализован особыми столбами-пилонами — контрфорсами. Готический контрфорс
является техническим развитием и дальнейшим усовершенствованием контрфорса романского.
Контрфорс, как установили готические зодчие, работал тем успешнее, чем он был шире снизу.
Поэтому они начали придавать контрфорсам ступенчатую форму, относительно узкую наверху
и более широкую внизу.
Нейтрализовать боковой распор свода в боковых нефах не представляло трудностей, так как
высота и ширина их были сравнительно невелики, а контрфорс можно было поставить
непосредственно у наружного столба-устоя. Совершенно иначе приходилось решать проблему
бокового распора сводов в среднем нефе.
Готические зодчие применяли в таких случаях особую арку из клинчатых камней, так
называемый аркбутан; одним концом эта арка, перекинутая через боковые нефы, упиралась в
пазухи свода, а другим — на контрфорс. Место ее опоры на контрфорсе укреплялось башенкой,
так называемым шшаклем. Первоначально аркбутан примыкал к пазухам свода под прямым
углом и воспринимал, следовательно, только боковой распор свода. Позднее аркбутан начали
ставить под острым углом к пазухам свода, и он принимал, таким образом, на себя частично и
вертикальное давление свода
При помощи готической каркасной системы достигалась большая экономия материала. Стена
как конструктивная часть здания становилась излишней; она либо превращалась в легкий
простенок, либо заполнялась громадными окнами. Стало возможным строить здания
невиданной ранее высоты (под сводами — до 40 м и выше) и перекрывать пролеты большой
ширины. Возрастали и темпы строительства. Если не было помех (отсутствия средств или
политических осложнений), то даже грандиозные сооружения возводили в относительно
короткие сроки; так, Амьенский собор в основном был построен меньше чем за 40 лет.
Строительным материалом служил местный горный камень, который тщательно отесывали.
Особенно старательно пригонялись постели, то есть горизонтальные грани камней, поскольку
они должны были воспринимать большую нагрузку. Связующим раствором готические зодчие
пользовались весьма умело, достигая при его помощи равномерного распределения нагрузки.
Ради большей прочности в некоторых местах кладки ставили железные скобы, укрепленные
заливкой из мягкого свинца. В некоторых странах, как, например, в Северной и Восточной
Германии, где не было пригодного строительного камня, здания воздвигали из хорошо
отформованного и обожженного кирпича. При Этом мастера виртуозно создавали фактурные и
ритмические Эффекты, используя кирпич различной формы и размеров и разнообразные
способы кладки.
Мастера готической архитектуры внесли много нового в планировку соборного интерьера.
Первоначально одному пролету среднего нефа соответствовали два звена — пролеты боковых
нефов. При этом основная нагрузка ложилась на устои АВСБ, тогда как промежуточные устои Е
и Р выполняли задачи второстепенные, поддерживая пяты сводов боковых нефов.
Промежуточным устоям соответственно придавали меньшее сечение. Но с начала 13 в. стало
обычным иное решение: все устои делали одинаковыми, квадрат среднего нефа делился на два
прямоугольника, и каждому звену боковых нефов соответствовало одно звено среднего нефа.
Таким образом, все продольное помещение готического собора (а нередко также и трансепт)
состояло из ряда единообразных ячеек, или травей.
Готические соборы строились на средства горожан, они служили местом городских собраний, в
них давались представления мистерий; в соборе Парижской Богоматери читали университетские
лекции. Так повышалось значение горожан и падало значение клира (который в городах был,
кстати, не столь многочисленным, как в монастырях).
Названное явление отразилось и на планах больших соборов. В соборе Парижской Богоматери
трансепт намечен не так резко, как в большинстве романских соборов, ввиду чего несколько
смягчается граница между святилищем хора, предназначенным для клира, и основной
продольной частью, доступной для всех. В соборе Буржа трансепт совсем отсутствует.
Но такая планировка встречается только в ранних произведениях готики. В середине 13 в. в ряде
государств началась церковная реакция. Она особенно усилилась тогда, когда в университетах
обосновались новые нищенствующие ордена. Маркс отмечает, что они «снизили научный
уровень университетов, схоластическое богословие снова заняло первенствующее положение» :.
В то время по требованию церкви в уже построенных соборах устанавливалась перегородка,
отделявшая хор от общедоступной части здания, а во вновь строившихся соборах
предусматривалась иная планировка. В основной — продольной — части интерьера вместо пяти
стали строить три нефа; снова развивается трансепт, по большей части — трехнефный.
Восточную часть собора — хор — стали увеличивать до пяти нефов. Большие капеллы
окружали венком восточную абсиду; средняя капелла была обычно больше других. Однако в
архитектуре готических соборов того времени имела место и другая тенденция, отражавшая в
конечном счете рост ремесленных и торговых цехов, развитие светского начала, более сложное
и широкое мировосприятие. Так, для готических соборов стало характерным большое богатство
декора, нарастание черт реализма, а временами и жанровости в монументальной скульптуре.
Поперечный разрез готического собора
Вместе с тем первоначальная гармоничная уравновешенность горизонтальных и вертикальных
членений к 14 в. все больше уступает место устремленности здания ввысь, стремительной
динамике архитектурных форм и ритмов.
Интерьеры готических соборов не только грандиознее и динамичнее интерьеров романского
стиля — они свидетельствуют об ином понимании пространства. В романских церквах четко
разграничивались нартекс, продольный корпус, хор. В готических соборах границы между
этими зонами теряют свою жесткую определенность. Пространство среднего и боковых нефов
почти сливается; боковые нефы повышаются, устои занимают сравнительно малое место. Окна
становятся больше, простенки между ними заполняются фризом из арочек. Тенденция к
слиянию внутреннего пространства сильнее всего проявилась в архитектуре Германии, где
многие соборы строились по зальной системе, т. е. боковые нефы делались той же высоты, что и
главный.
Сильно изменился и внешний вид готических соборов. Характерные для большинства
романских церквей массивные башни над средокрестием исчезли. Зато мощные и стройные
башни часто фланкируют западный фасад, богато украшенный скульптурой. Размеры портала
значительно увеличились.
Готические соборы как бы вырастают на глазах у зрителя. Очень показательна в этом
отношении башня собора во Фрейбурге. Массивная и грузная в своем основании, она
охватывает весь западный фасад; но, устремляясь ввысь, она становится все стройнее,
постепенно утончается и завершается каменным ажурным шатром.
Романские церкви гладью стен были четко изолированы от окружающего пространства. В
готических соборах, напротив, дан образец сложного взаимодействия, взаимопроникновения
внутреннего пространства и внешней природной среды. ЭТОМУ способствуют огромные
проемы окон, сквозная резьба башенных шатров, лес увенчанных шшаклями контрфорсов.
Большое значение имели и резные каменные украшения: флероны-крестоцветы; каменные
шипы, вырастающие, словно цветы и листья, на ветвях каменного леса контрфорсов, аркбутанов
и шпилей башен.
Большие изменения претерпел и орнамент, укращающий капители. Геометрические формы
орнамента капителей, восходящие к «варварской» плетенке, и античный по своему
происхождению аканф почти полностью исчезают. Мастера готики смело обращаются к
мотивам родной природы: капители готических столбов украшают сочно моделированные
листья плюща, дуба, бука и ясеня.
Замена глухих стен огромными окнами привела к почти повсеместному исчезновению
монументальных росписей, игравших столь крупную роль в романском искусстве 11 и 12 вв.
Фреску заменил витраж — своеобразный вид живописи, в котором изображение составляется из
кусков цветных расписанных стекол, соединенных между собой узкими свинцовыми полосами и
охваченных железной арматурой. Возникли витражи, по-видимому, в каролингскую эпоху, но
полное развитие и распространение они подучили лишь при переходе от романского к
готическому искусству.
Витражи, помещенные в оконных проемах, наполняли внутреннее пространство собора светом,
окрашенным в мягкие и звучные цвета, что создавало необычайный художественный эффект.
Украшающие алтарь и алтарные обходы живописные композиции поздней готики, выполненные
в технике темперы, или цветные рельефы также отличались яркостью красок.
Прозрачные витражи, сияющие краски алтарной живописи, блеск золота и серебра церковной
утвари, контрастировавшие со сдержанной суровостью колорита каменных стен и столбов,
придавали интерьеру готического собора необыкновенную праздничную торжественность.
Как во внутреннем, так и особенно во внешнем убранстве соборов значительное место
принадлежало пластике. Сотни, тысячи, а иногда десятки тысяч скульптурных композиций,
отдельных статуй и украшений на порталах, на карнизах, водостоках и на капителях
непосредственно срастаются со структурой здания и обогащают его художественный образ.
Переход от романского стиля к готике в скульптуре произошел несколько позже, чем в
архитектуре, но затем развитие совершалось в необычайно быстрых темпах, и готическая
скульптура на протяжении одного столетия достигла своего наивысшего расцвета.
Хотя готика знала рельеф и постоянно к нему обращалась, основным типом готической
пластики была статуя.
Правда, готические фигуры воспринимаются, особенно на фасадах, как элементы единой
гигантской декоративно-монументальной композиции. Отдельные статуи или статуарные
группы, неразрывно связанные с фасадной стеной или со столбами портала, являются как бы
частями большого многофигурного рельефа. Все же, когда направлявшийся в храм горожанин
приближался вплотную к порталу, общая декоративная целостность композиции исчезала из
поля его зрения, и его внимание привлекала пластическая и психологическая выразительность
отдельных статуй, обрамляющих портал, и надвратных рельефов, подробно повествующих о
библейском или евангельском событии. В интерьере же скульптурные фигуры, если их ставили
на выступающие из столбов консоли, были обозримы с нескольких сторон. Полные движения,
они отличались по ритму от стройных устремленных ввысь столбов и утверждали свою особую
пластическую выразительность.
Центральный портал западного фасада, как правило, посвящался Христу, иногда Мадонне;
правый портал обычно — Мадонне, левый — святому, особенно чтимому в данной епархии. На
столбе, разделяющем двери центрального портала на две половины и поддерживающем
архитрав, располагалась большая статуя Христа, Мадонны или святого. На цоколе портала часто
изображали «месяцы», времена года и т. д. По сторонам, на откосах стен портала помещали
монументальные фигуры апостолов, пророков, святых, ветхозаветных персонажей, ангелов.
Иногда здесь были представлены сюжеты повествовательного или аллегорического характера:
Благовещение, Посещение Марии Елизаветой, Разумные и неразумные девы, Церковь и
Синагога и т. д.
Поле надвратного тимпана заполнялось высоким рельефом. Если портал был посвящен Христу,
изображался Страшный суд в следующей иконографической редакции: вверху сидит
указывающий на свои раны Христос, по сторонам — Мадонна и евангелист Иоанн (в некоторых
местностях он заменялся Иоанном Крестителем), вокруг — ангелы с орудиями мучений Христа
и апостолы; в отдельной зоне, под ними, изображен ангел, взвешивающий души; слева (от
зрителя) — праведники, вступающие в рай; справа — демоны, завладевающие душами
грешников, и сцены мучений в аду; еще ниже — разверзающиеся гробы и воскресение мертвых.
При изображении Мадонны тимпан заполнялся сценами: Успение, Взятие Мадонны на небо
ангелами и ее небесное коронование. В порталах, посвященных святым, на тимпанах
развертываются эпизоды из их житий. На архивольтах портала, охватывающих тимпан,
помещали фигуры, развивавшие основную тему, данную в тимпане, или образы, так или иначе
идейно связанные с основной темой портала.
В готической скульптуре зарождался и скульптурный портрет, хотя эти портреты лишь в редких
случаях делались с натуры. Так, в некоторой степени портретный характер носили помещаемые
в храме мемориальные скульптуры церковных и светских властителей.
В позднеготической книжной миниатюре с особенной непосредственностью выразились
реалистические тенденции, были достигнуты первые успехи в изображении пейзажа и бытовых
сцен. Было бы, однако, неверно свести всю эстетическую ценность, все своеобразие
реалистической подосновы готической скульптуры только к чертам реалистически точного и
конкретного изображения жизненных явлений. Правда, готические ваятели, воплощая в своих
статуях образы библейских персонажей, передавали то чувство мистического экстаза и
волнения, которое не было им чуждо. Их чувства носили религиозную окраску и были тесно
связаны с превратными религиозными представлениями. И все же глубокая одухотворенность,
необычайная интенсивность и сила проявлений нравственной жизни человека, страстная
взволнованность и поэтическая искренность чувства в значительной мере определяют
художественную правдивость, ценность и неповторимое эстетическое своеобразие
скульптурных образов готики.
Практическая работа № 6
Тема «Художественная культура Проторенессанса»
Вопросы
Надгробия
Первый круг итальянских памятников, где возникает портретное сходство, являются надгробия. В
отношении ранних итальянских фигуративных гробниц (конец XIII века) высказывается
предположение о использовании посмертных масок, что позволило мастерам добиться
индивидуализации. Чертами некоторой портретности наделено изображение в гробнице папы
Климента IV (1271—1274, Витербо, церковь Сан-Франческо) работы римлянина Пьетро ди
Одеризио.
Десять лет спустя начинает работать Арнольфо ди Камбио: гробница кардинала Гийома де Брей
(ок. 1282, Орвьето, церковь Сан-Доменико). Тяготение к портретному сходству, появившись в
итальянском искусстве, теперь становится типичной чертой почти всех следующих итальянских
надгробий. Характерны работы сиенца Тино ди Камаино (1-я треть XIV века), который создал
много надгробий в Тоскане и Неаполе.
Круглая скульптура
Папа Бонифаций VIII стал также поощрять создание собственных изображений, над которыми,
как считается, работала римская мастерская Арнольфо ди Камбио (Портрет Бонифация VIII,
гробница папы, Ватиканские гроты, 1300). Эти же мастера работали над портретом Карла
Анжуйского (ок. 1278, Палаццо деи Консерватори). Но все эти работы ещё достаточно
примитивны, несмотря на стремление к индивидуализации.
Живопись Джотто
Вазари особо отмечает удивительное новаторство Джотто, который начал портретировать живых
людей с натуры. Он перечисляет его портреты Данте, Брунетто Латини и Корсо Донати (на стене
капеллы в Палаццо дель Подеста), автопортрет там же; автопортрет у подножия Распятия (г.
Гаэта); несохранившиеся росписи — портрет папы Климента IV (Палаццо ди Парте Гвельфа),
Карла Калабрийского на коленях перед Мадонной (Палаццо делла Синьория), Паоло ди Лотта
Ардингелли и его жены (Санта-Мария-Новелла) и многие другие. Тем не менее, по описаниям
Вазари нельзя точно понять, описывает ли он сходство в работах Джотто или его творческую
манеру натуроподобия, поскольку в число портретов Вазари записывает и его изображения
Франциска Ассизского и св. Доминика, давно почивших.
Работы его учеников также дают представление о его стиле (два портрета ассизского епископа
Тебальдо Понатно, капелла Магдалины в нижней церкви св. Франциска в Ассизи; «Триптих
Стефанески», ок. 1330, Ватиканская пинакотека).
Сиенская школа
Симоне Мартини был приглашен в Неаполь и по заказу короля Роберта Анжуйского написал
«Коронование Роберта Анжуйского его братом святым Людовиком Тулузским» (1317, Палаццо
Каподимонте). Святой в фас написан иератично и величественно, коленопреклонённый король в
профиль кажется маленьким — традиции вотивного изображения соблюдаются. Но лицо Роберта
уже портретно — длинный нос и тяжелый подбородок. Сравнение с надгробной статуей Роберта
(1343, церковь Санта-Кьяра, Неаполь) подтверждает сходство. В отличие от изображения Энрико
Скровеньи у Джотто — тут уже передан характер, хитрость и честолюбие. При соблюдении
традиций в этой картине уже ощущаются идейные изменения — рост индивидуализма,
стимуляция портретного жанра придворной культурой.
Также Симоне Мартине написал кардинала Джентиле да Монтефьоре перед св. Мартином
(капелла Монтефьоре, нижняя церковь Ассизи, 1317-20), малоиндивидуальное лицо кардинала
представлено в трехчетвертном повороте. Затем, по словам Вазари, он работал портретистом в
Авиньоне и создал несохранившиеся портреты Петрарки и Лауры, кардинала Наполеоне Орсини.
Судя по всему, Симоне является создателем типа портреных изображений небольшого размера,
имевших самостоятельное значение. Под влиянием этого типа портрет появился во Франции, где
во 2-й пол. XIV века распространится сильнее, чем в Италии (см. Портрет в поздней готике).
Кроме того, Симоне Мартини, возможно, создал особый тип монументальной портретной
композиции, который в живописи Раннего Возрождения станет весьма популярным. Речь идет о
конном портрете рыцаря — фреске с изображением кондотьера Гвидориччо да Фольяно (1333,
Палаццо Публико, Сиена). По сути, фреска была задумана как историческая композиция —
кондотьер скачет между двумя захваченными им крепостями Монтемасси и Сассофорте, а будто
на кулисах изображен частокол и военные действия.
А Пьетро Лоренцетти написал в нижней церкви Сан-Франческо в Ассизи во 2-й пол. 1320-х гг.
композицию с Мадонной, святым Франциском и Иоанном Евангелистом, изображёнными в три
четверти, по пояс; эта композиция окаймлена перспективной рамой с распятием, гербами и
монохромным профильным изображением молящегося донатора, м.б. это — Готье де Бриенн,
герцог Афинский. Напротив мог быть другой портрет, но фреска повреждена. Гращенков пишет:
«самое примечательное в этом портрете то, что донатор изображен лишь по пояс, а его
полуфигура окружена квадратной рамкой, создавая подобие станкового портрета. Вероятно, таким
образом, как „вырезка“ из полнофигурной композиции, трактовались вышеупомянутые портреты
Симоне Мартини, однако, уже освобожденные от ктиторского жеста».
Практическая работа № 7
Изменился заказчик картин. Если в эпоху Барокко и "Большого стиля" основными заказчиками
были католическая церковь и королевский двор, то теперь состав любителей и ценителей
живописи пополнился новой аристократией и представителями "третьего сословия", которые
желали видеть "только приятное".
Рококо — один из самых формальных стилей, в нем важнее не "что", а "как" изображается, каким
образом это оформлено. Стиль рокайля представляет собой удивительный пример "мнимой
пластики", трансцендентности изобразительных мотивов, являющихся, по существу, музыкальной
организацией форм.
В эпоху Рококо формировалась мода на экзотические предметы, изделия искусства стран Востока,
главным образом Китая и Японии. Наряду с китайским фарфором, который ввозили в Европу
голландские мореходы еще в XVII в., популярность приобретают китайские лаковые панно,
украшающие стены или искусно вмонтированные в европейскую мебель, картины, гравюры,
шёлковые ткани с изображениями сцен из восточной жизни, пагодами, пальмами, китайцами и
китаянками, слонами, зонтиками и попугаями.
Практическая работа № 8
Вопросы
Фовизм (от фр. les fauves – дикие) основывался на необычной яркости цвета и нарочитой
огрубленности формы. Фовисты максимально усиливали выразительность цветового пятна за счет
контраста с дополнительными тонами, не заботясь о реальной окраске предметов. При этом
чрезмерная красочность их картин, некая “зрительная агрессивность”, вела к неизбежному
упрощению формы, появлению резких контуров, разделяющих яркие пятна цвета.
Лидером движения за чистоту цвета считается Анри Матисс (1869-1954), который, как сказал его
учитель Г. Моро, значительно “упростил” живопись. Он отказался от светотеневой моделировки;
от линейной перспективы, предполагавшей движение цвета от теплых тонов на первом плане к
холодным на дальнем; от передачи световоздушной среды с помощью зыбкой пуантилистической
манеры. Открытие Матисса состояло в своеобразной “эмансипации” цветового пятна и линии от
валёров. Красочный слой наносился на холст произвольно – либо крупными плоскими пятнами
одного цвета, либо хаотичными разноцветными мазками. Он создавал не предметную, а некую
“живописную” реальность, в которой цвет не зависел от изображаемого объекта, свет передавался
посредством ярких и чистых красок, а трехмерное пространство уступало место ритмической
организации плоскости в трехцветной гамме красного, зеленого и синего. При этом колорит
картины всегда был более ярким, нежели краски природы, и вызывал радостное, праздничное
ощущение мира. Таков, к примеру, “Вид из окна” (см. цв. вкл.), где с помощью градации
холодных синих тонов создается эффект пространства, в бездонной дали которого виднеются
освещенные солнцем светлые постройки. Присущая Матиссу декоративная манера живописи
заключается в том, что контурная линия, очерчивающая плоское цветовое пятно, легко переводит
изображение в орнаментальный узор и придает ему определенное эмоциональное звучание. Так,
например, с помощью четкого простого рисунка и мажорной красочной гаммы в монументальных
панно “Танец” и “Музыка” переданы ритм танца и звучание музыки. Это уникальное
изобразительное воплощение души танца и музыки.
Футуризм (от лат. fulurum – будущее) получил название по стремлению итальянских художников
отразить в своих картинах темп и дух индустриальной жизни. Футуристы абсолютизировали
динамизм и, стремясь создать эффект движения, прибегали к абстрактному синтезу фрагментов
натуры, кубистских геометрических плоскостей и дробящихся, наползающих друг на друга линий.
Так, например, Джино Северини (1883-1966) передал ритм танца в “Бале Табарин” при помощи
наползающих друг на друга по принципу мультипликации дробящихся фрагментов (фигур
женщины в красной юбке и мужчины в монокле, виолончели, абстрактных геометрических
плоскостей). Умберто Боччони (1882-1916) изображал один и тот же объект под разными углами
зрения, показывая тем самым различные стадии движения (“Динамизм футболиста”, “Динамизм
велосипедиста”), Карло Карра (1881-1966) – бегущую лошадь с двадцатью ногами. Автобус на его
картине въезжал в дома, мимо которых двигался, а дома обрушивались на автобус и сливались с
ним.
Формированию кубизма (от фр. cub – куб) как самостоятельного течения в изобразительном
искусстве способствовала выставка в 1904 г. картин Сезанна, призывавшего художников сводить
весь видимый мир к простейшим геометрическим формам. Выдающимися выразителями кредо
кубизма стали француз Жорж Брак (1882-1963) и испанец Пабло Пикассо (1881-1973). Брак
упрощал формы до маленьких кубиков и, развернув их по разным осям, создавал комбинации из
переплетенных плоскостей, начисто абстрагируясь от линейной перспективы и показывая предмет
одновременно как бы с разных ракурсов. Написанная таким способом “Гавань в Нормандии”
представляет собой изящное соотношение геометрических плоскостей с тончайшими нюансами
бежевых, голубых, серо-зеленых тонов. Пикассо под влиянием “дикой” пластики негритянской
скульптуры подвергал органические природные формы геометризованной деформации, эпатируя
зрителей дерзостью и грубостью. Неслучайно его программная для кубизма картина
“Авиньонские девицы” вызвала скандал и была прозвана “вывеской для борделя”. Тела на ней,
рассеченные крупными плоскими гранями, оттененные цветом, образуют жесткий динамичный
рельеф.
Творчество Пикассо не замыкается, впрочем, одним кубизмом, и значение его гораздо шире иных
течений, ибо, по меткому определению, “Пикассо – это двадцатый век, и, как все искусство
двадцатого века, Пикассо вне стилей”. Самый ранний период творчества художника называют
“голубым” из-за холодной гаммы синего цвета и тем обреченности, горя, одиночества. Героями
его картин тогда были нищие, бродяги, одинокие старики. В “розовый период”, для которого
характерно более светлое мировосприятие и пристрастие к пепельно-розовым тонам, художник
изображал бродячих цирковых артистов, арлекинов и акробатов. Отказавшись от кубизма, после
1914 г. Пикассо менял одну манеру за другой, поражая современников множеством разнообразных
стилей, манер, приемов. В 1937 г. он написал знаменитое панно “Герника”, посвященное
уничтожению этого испанского города во время фашистской бомбардировки. Панно являет собой
художественный символ всемирной катастрофы, той жестокой и бессмысленной бойни, в которую
фашизм вверг человечество. Оно построено по принципу калейдоскопичности: отдельные
фрагменты, обломки реальных и фантастичных предметов разламываются, рушатся и вместе с тем
составляют единое, безупречно выверенное целое.
Значительным направлением в новом авангардном искусстве XX в. стал пуризм (от лат. punts –
чистый), настаивавший на “очищении” действительности от внешних несущественных деталей.
Согласно этой идее, объект изображения заменялся “пластическим символом”, графически
выражающим суть конструкции. Идеологи пуризма Амеде Озанфан (1886-1966) и Ле Корбюзье
(1887-1965) в своих графических натюрмортах уподобляли живопись пластическому сочетанию
линий и изысканных геометрических силуэтов, написанных в приглушенной гамме.
Помимо небоскребов в стиле ар деко возводились различные типы общественных зданий, самыми
универсальными из которых были кинодворцы, призванные вводить зрителей в сказочный мир
голливудских грёз и символизировать оптимизм, энергию и целеустремленность современной
жизни. Снаружи кинотеатры украшали мозаичными панно из глазурованных плиток, деталями из
нержавеющей стали и неоновой рекламой; изнутри по стенам – алебастровыми рельефами с
орнаментальными узорами майя, ацтеков и т.п., панелями и решетками с геометрическим или
растительным орнаментом.
Практическая работа № 9
Вопросы
Феофан Грек. В конце XIV в. в Новгороде появляется Мастер, оставивший заметный след в
русском искусстве, — Феофан Грек. Покинув Византию, где культура вступает в полосу упадка,
Феофан находит на Руси благоприятную почву для творчества и широкое признание. Наиболее
достоверным созданием Феофана являются росписи Спасо-Преображенской церкви в Новгороде.
Самое сильное впечатление оставляют образы старцев. В них художник выразил трагическую
сложность душевных переживаний, напряженность борьбы, внутренний разлад.
Феофан внес в живопись XIV в. страсть, движение, свободную живописную лепку. Мастера
Новгорода и Москвы испытали на себе воздействие его дарования, что не помешало им искать
собственные пути и решения в искусстве. В этот период работает группа русских мастеров,
создавших лучшие образцы новгородской стенописи. Самыми значительными в художественном
отношении являются росписи церкви Успения на Волотовом поле и церкви Федора Стратилата
(вторая половина XIV в.).
Не только в Москве можно увидеть творения великого мастера. В 1408 году он вместе с Даниилом
Черным, своим товарищем, расписал Успенский собор во Владимире. Здесь до наших дней
сохранились фрески на тему «страшного суда» (по церковным догмам — это божий суд над
грешниками и воздаяние праведникам, которые якобы произойдут во времена «конца света»).
Средневековые мастера обычно в трактовке «страшного суда» особо выделяли изображение
адских мук. Андрей Рублев сумел придать этой сцене глубокий гуманизм.
В основе творчества Андрея Рублёва лежит иная, нежели у Феофана, философская концепция. Она
лишена мрачной безысходности и трагизма. Это философия добра и красоты, гармонии, духовного
и материального начал. В христианском учении Рублёв, в отличии от Феофана, видел не идею
беспощадного наказания грешного человека, а идею любви, всепрощения, милосердия.
Соединение двух миров - духовного и материального - в творчестве Феофана доведено до
трагедии, а у Андрея Рублёва это единство мудрости, добра и красоты.
Несомненно, Андрей Рублев внимательно присматривался к тому, что делали в Москве не только
русские мастера, но и заезжие, в том числе Феофан Грек, с которым он работал. Но, судя по
дошедшим до нас произведениям Андрея Рублева, греческий мастер не мог оказать решающего
влияния на уже вполне сложившееся направление и характер творчества великого русского
художника. Анализ творчества Андрея Рублева, основанный на изучении его подлинных
произведений, говорит о том, что искусство русского художника по своему художественному
мировоззрению было едва ли не диаметрально противоположным всему тому, что создал Феофан
Грек в Новгороде и затем в Москве.
Феофан принадлежал к старшему поколению. Для него плотское начало в человеке – это источник
греха, а потому для достижения совершенства он должен подавлять и истязать свою натуру.
Феофан мастерски передавал душевную бурю в сердцах своих героев. Он был неподражаем, когда
надо было изобразить сурового аскета, мудрого проповедника, гордого своей правотой
подвижника, их нахмуренные взгляды, искаженные страданием лица.
Рублев с большим доверием относится к человеку. Человек у него в основе своей существо
доброе, натура вовсе не греховна. Доверие к людям придает миру Рублева жизнерадостный,
умиротворенный характер. Русского мастера не смущает, что человек может быть привлекателен и
по своему внешнему облику. Он любуется гибкостью юношеских тел, их грацией и изяществом,
пропорциональностью фигур. До Рублева в живописи преобладали фигуры либо неподвижные,
как бы скованные, либо, наоборот, в резком, порывистом движении. У Рублева люди более
спокойны и непринужденны, в их размеренном телодвижении угадывается прелесть обретенной
ими свободы.
Рублёв чужд миру трагического и природа его искусства составляют классическая ясность и
гармония. Через византийскую живопись, в которой никогда не иссякали античные мотивы,
Рублёв глубоко и с мудростью проникает в сущность эстетического идеала древней Эллады.
Отталкиваясь от беспокойного, резко индивидуального стиля Феофана Грека, он населяет свои
произведения идеальными образами. В отличие от Феофана Рублёв не порывает с традициями
византийского классицизма. Он необычайно чуток к новой византийской живописи. Рублёв
продолжает лелеять в своём художественном сознании видения величавой старины. Он создал
новые художественные ценности, которых не знало до него ни искусство Византии, ни Древней
Руси.
В живописи Рублёва предметы не освещены светом, а излучают его, проникая через тонкие
прозрачные красочные покрова на поверхность в виде белых и голубоватых пробелов и нежных
высветлений лиц и рук с тончайшими переходами от тени к свету. При таком понимании
проблемы света, и цвета палитра Рублёва сильно высветляется по сравнению с его византийскими
и русскими предшественниками. Небольшие штрихи бликов присутствуют у него как привычный
приём старого искусства, но не они творят форму, как это имеет место в живописи Феофана Грека,
- они только завершают её.
Практическая работа № 10
1. Периодизация стиля
2. Трезини – первый архитектор Петербурга
3. Отличительные черты «Петровского барокко»
4. Роль «петровского барокко» и Петра I в русской архитектуре
5. Основные памятники «петровского барокко», сохранившиеся до наших дней в
Санкт-Петербурге
Стиль архитектуры Петербурга первой четверти XVIII века получил название «петровское
барокко». Термин нужно понимать как очень условный. В Петровскую эпоху существовали
зачатки всех стилей – и барокко, и рококо, и классицизма. Город как бы примерял на себя разные
одежды. Иностранные мастера, помимо стилевого разнообразия, принесли разнообразие
национальных манер, школ, различие в качестве исполнения. Решающими для формирования
стиля были личные вкусы Петра, а также особенности ландшафта нового города.
· Оконные проёмы прямоугольной или арочной формы имели обрамление: плоский наличник с
характерными расширениями по углам – «ушами».
Трезини Доменико Андреа (Трезини Андрей Якимович) (ок. 1670–1734), архитектор, один из
основоположников петровского барокко.
Все вместе складывалось в очень определенный, легко опознаваемый стиль, соединивший где-то
заимствованное и свое, традиционное, но и то и другое — переработанным в соответствии с
задачами, которые выдвигало время. Трезвый рационализм определял общую тональность
петербургского варианта стиля петровского времени. Но — задает вопрос И. Грабарь: «как могло
случиться, что участие в строительстве итальянских, немецких, французских, голландских и
русских мастеров не привело в архитектуре Петербурга к стилистической анархии, к
механическому собиранию воедино всех национальных стилей, властвовавших в начале XVIII в. в
Европе?.. Почему Петербург… получил и до сих пор сохраняет свое собственное лицо, притом
лицо вовсе не чужеземное, а национальное русское?» И. Грабарь связывал это, прежде всего с
огромной, решающей ролью личности Петра в создании облика Петербурга и с постепенно
возраставшим участием русских мастеров, учившихся у иноземцев. Нет сомнения в значении того
и другого. Однако главным была, конечно, жизнеспособность русской архитектурной традиции,
открытой к развитию, гибкой, но вместе с тем имеющей прочную общекультурную основу.
Многое из того, что определило новизну петровского барокко, созрело в процессах ее внутренних
изменений, восприятие иного также было подготовлено ее саморазвитием. Традиция оказалась
обновленной, но не разрушенной, не замененной, в обогащенной чужеземным опытом, который
она ассимилировала.
Русская традиция прорвалась к «всемирному и всечеловеческому», вошла в систему
общеевропейской культуры, оставаясь ее ясно выделяющимся, своеобычным звеном. Не только
трезвый рационализм целевых установок и его отражение в стилеобразовании (простота и ясная
очерченность объемов, скупость декора и пр.), но и прочная традиционная основа, по-прежнему
задававшая характер пространственных и ритмических структур, определяли своеобразие
русского в рамках общих характеристик европейского зодчества XVIII в.. Важно и то, что новые
ценности, воспринятые русским зодчеством, отбирались на основе критериев, связанных со
специфически национальным восприятием пространства и массы, природного и рукотворного.
Изменения отнюдь не были измышленными и искусственно навязанными; их с необходимостью
определила логика развития историко-культурных процессов.
Сама значительность роли Петра I определялась тем, что он верно угадал не только
необходимость перемен, но и их плодотворное направление. Сумев подняться над замкнутостью
русской культуры, он мог увидеть то, что, будучи привито ей извне, обещало прижиться в ней и
обогатить ее, связывая со всечеловеческим. Прагматик и реалист, в сфере синтеза культур Петр
умел руководствоваться образными представлениями, которые рождала его интуиция. В этом он
следовал логике и метопу художественного творчества. Любитель и мастер парадоксов Сальвадор
Дали характеризовал первого российского императора, отметив: «По-моему, самым великим
художником России был Петр I, который нарисовал в своем воображении замечательный город и
создал его на огромном холсте природы».
Петр, не будучи архитектором, был, пожалуй, первым, кто мог бы претендовать на личную
принадлежность идей, осуществлявшихся в строительстве, то есть на роль автора в современном
понимании. В его время уже совершалась исторически назревшая смена методов деятельности —
проектирование обособлялось от строительства, его цикл завершался созданием чертежа. Чертеж,
однако, воспринимался еще как «образец», допускавший достаточно свободное толкование (как и
образец в старом понимании, здание-образец, или изображение в книге, со второй половины XVII
в. расширившее сферу образцов). Такое отношение традиционно предполагало гибкую
динамичность первоначального замысла и его анонимность, отчужденность от конкретной
личности — участники строительного процесса по-прежнему считали себя вправе отступать от
него или дополнять его, делая «как лучше».
Не случайно, что столь условно определяется авторство построек первой половины XVIII в.,
ответственность за которые часто передавалась из одних рук в другие. Начатое одним продолжал,
изменяя по своему разумению, другой (так, па строительстве «Верхних палат» — Большого
дворца в Петергофе — сменялись И.Ф. Браунштейн, Ж.Б. Леблон, Н. Микетти, М.Г. Земцов, Ф.Б.
Растрелли; атрибуция других крупных построек того времени, как правило, не менее сложна). К
тому же за сделанным архитекторами часто просматриваются идеи Петра I (вряд ли можно,
например, в творчестве Д. Трезини уверенно отделить принадлежащее его индивидуальности от
задуманного и предуказанного Петром). В этих условиях и у зарубежных зодчих, приехавших в
Россию сложившимися творческими личностями, индивидуальность размывалась, оказывалась
подчиненной «общепетербургским» процессам стилеобразования. Сохранявшаяся анонимность
творчества была одним из свойств архитектуры петровского времени, отделявших её от
последующих периодов развития зодчества.
· Летний дворец Петра I (Кутузовская наб. Летний сад) (1710 – 1716). Д.Трезини, А.Шлютер, И.-
Ф.Браунштейн, Г.-И.Маттарнови, Н.Микетти, Н.Пино
· Здание Кунсткамеры (Университетская наб., 3)(1718 – 1734). Г.И. Маттарнови, Н.Ф. Гербель,
Г.К. Киавери, М.Г. Земцов
Основная литература:
Оценка «5» - материал изложен логично, без существенных ошибок. Работа выполнена
полностью и не требует дополнений. Предложения построены правильно.
Оценка «4» - выполнено 75% от всей работы, могут быть допущены незначительные ошибки,
которые не влияют на общий смысл ответа. Выводы доказательны, но содержат отдельные
неточности.
Оценка «3» - выполнена половина работы, в усвоении материала имеются пробелы, изложение
содержит существенные ошибки, в том числе и в выводах, аргументация слабая, умения не
проявлены.
Оценка «2» -выполнено менее половины работы, допущены существенные ошибки, главное
содержание материала не раскрыто.
Умения
У.1 -анализировать исторические особенности эпохи, произведения
изобразительного искусства, его стилевые и жанровые
особенности;